诗、书、画的精神会通与审美边界

来源 :艺术学研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:weinziel
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  我的观点是,诗、书、画的会通基于文人这个身份;文人的社会地位“强行”赋予这三种艺术形式以会通的地位。这里用“强行”这个词,是指诗、书、画作为三种不同的艺术,在历史的流变中,它们的裂缝和断裂很早已经呈现了,但士大夫们却没有察觉,或视而不见。客观讲,这种裂缝在每一个具体的历史情境当中不一定能够被当事人发觉,但我们作为研究者,梳理唐宋以来的脉络,就会发现它们很早就已呈现。
  具体而言,诗、书、画的“会通”与“边界”有不同的层次。我想从以下三个层面来讲,即规则、审美、精神三个层面。一般来说,会通最大的层面是精神层面,审美层面次之,规则更次之,彼此大不相同。如果我们沿用西方人的说法,规则指向客体,审美是主、客体之间的互动反应,而精神更多立足于主体方面。诗、书、画的会通性就跟这种主体精神有关系。在这个精神层面上,不光诗、书、画是相通的,如印章、石头、园林、古琴等,莫不皆然。照古人理解,诗、书、画三种艺术中,最本质的乃是诗学,即中国古典诗学精神。但是,如果把诗、书、画、印作为文人艺术整体的话,那么这一整体内部最大的参照,就是画。因为我们过去很少,或者几乎没有文人诗、文人书的说法。但是我们有文人画的说法。这是因为在绘画史上,存在一个宫廷绘画或院体传统;正是以此为参照或对照,才诞生了文人画概念。这一概念,可以追溯到苏轼那里。从苏轼开始,这一系列的话语就塑造并规范了后来的印章、石头、园林等美学传统。因此,既然讲诗、书、画的会通与边界,首先就需要对文人画这个概念稍加辨析。
  基本上,对文人画的现代省察是從20世纪初开始的,陈师曾将文人画的基本特征归结为性灵或者思想,但他还缺少周密的分析。大约在1929年,郑午昌强调文人画的两个特点:第一是“逸笔草草”,第二是“文学化”的特点。实际上,很多书论、画论包括后来的印论都是从诗论那里模拟、引申而来。所以,郑午昌提出“逸笔草草”和“文学化”的两个特点,可以说是对文人画作了令人印象深刻的初步界定。1933年,滕固则强调了以下三点:第一,创作者的士大夫身份;第二,业余时的表现方式;第三,有别于院体画家的艺术风格。滕固这一概括的长处在于指出了文人画的业余性和表现性。业余性是说画家不是靠这个吃饭,表现性是说文人的精神世界、情感世界外露于绘画作品之中。这两个概括都极其重要。1949年,日本学者青木正儿在《中国文人画谈》一书中指出文人画是士大夫的业余艺术,实际上并没有超越滕固的这个概括。这些见解很深刻,包括后来很多西方的中国绘画史或艺术史学者们,也大致在这些见解里打转。在文人画研究史上,特别值得提出的是1936年那个天才批评家李长之(1910-1978)的贡献——他从士大夫的意识、士大夫的生活、士大夫的教养、士大夫的人格、反写实的精神、中国画中之形上学六个层面对文人画作了规范。其优点是显然的,让读者对文人画的内涵和外延有更加清晰的把握。回顾了文人画的研究之后,现在可以回到文人画这个概念本身。文人画在北宋提出来的时候,是士大夫对自身业余创作的期许,但是文人画云云,并不是具有一种明确的风格的流派宣言。正像卜寿珊(Susan Bush)在其相关研究中指出的,文人画的内涵包括其美学标准开始清晰起来,是元明时期。这一时期才真正把文人画的风格发挥到极致。
  结合针对文人画艺术概念的探讨,可以归纳出下面五个视角:第一个是阶层,创作主体是士大夫阶层和群体;第二个是风格技法,与院画比较注重再现和技法不同,文人画是散淡的、“逸笔草草”的;第三个是性质,也就是说是业余性、生活性的,而非作为商品生产而存在;第四个是理论,这是形而上层面的,就是说文人画有一个超脱于艺术和技术层面的“道”或“理”;第五个是涵义的演变,即要注重文人画这三个字意义的流变,不能作一种本质主义的理解,应该作历史化的理解,这个概念实际上从一个阶层身份的概念逐渐转化为风格概念,先后大约经历了几百年的时间。
  因此,一旦精神性的文人画地位得到了全面确立以后,便足以侵入、熏染或渗透到其他各类艺术之中。文人印就是这样的一个例子,如所周知,官印一直是系统化、制度化的存在,不管是传统的铸也好、凿也好、刻也好,印与官制、官职、官僚系统息息相关。一直到元明时期,文人士大夫才发现并推广了包括青田石等在内的便于雕刻的石头。在这个过程当中,印论顺势诞生。文人士大夫在奏刀之余,更在话语上垄断了刻印这门技艺。例如,程远在其名著《印旨》中说:“其人俗而不韵,则所流露者亦如之。”再如,晚明最有名的篆刻家、印论家之一朱简在他的《印经》说“工人”的印是如何的俗、“文人”的印如何的雅。显然,他是用类似文人画的精神来达成印艺话语上的垄断。这种垄断体现了文人情趣对印章艺术的渗透。
  有了文人印这个例子作为参照,我们可以继续回到诗、书、画的会通上来。一言以蔽之,诗、书、画、印主要是凸显士大夫的审美、情趣、修养及精神。其中,最核心的则是精神。我仅举一个例子,进一步说明文人性就意味着精神性。众所周知,中国古代除了诗、书、画、印而外,还有很多周边艺术。比如,唐代以来,由于园林、别墅在官僚阶层中的兴起,文人士大夫逐渐发展出了文人石这样一个传统。从20世纪90年代起,西方艺术史家对文人石的兴趣非常浓厚。我们可以考察一下他们对于文人石是怎么理解、怎么翻译的。有一派西方研究者翻译为Chinese scholars'rocks,这是直译“文人石”三字,意谓中国文人或中国学者的石头;还有一派翻译成spirit rocks或spirit stones,字面意思是精神石,他们采取的是意译,所指的实际就是文人石。可见,文人石与精神石是同一种东西,只是翻译不同。这可以给我们很多启发。也就是说,在他者眼中,文人性就是指精神性,这是彻头彻尾的一件事。因此,不管谈论文人画还是文人艺术体系,精神性是居于核心层面的。这是它的一个很明显的特质。这样一来,各类艺术包括诗、书、画在内当然都是会通的,因为无一例外,这些艺术都体现了文人的精神性。但,正像我前面论断的,这种会通可能是带有强制性的会通,其间颇有裂缝。   诗、书、画、印作为一体,是很晚近的事,大致从晚明才开始。但诗、书、画的会通,可以从宋代苏轼开始说起。苏轼有一句非常有名的话:“诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。”苏轼列出了心目中诗、文、书、画各自的极诣,这套美学是基于同一种艺术风格,即雄秀的艺术风格。但我们试看后世的书论、画论,则屡有变迁。这种变迁特别能说明问题。
  在苏轼之后,周履靖说:“诗至李杜,文至韩柳,书至钟王,画至吴曹,而古今之意趣,天下之能事尽矣。”可以看出,周履靖的书法标准是钟王,完全替代了苏轼曾经标举的颜鲁公。他又说“画至吴曹”,可见吴道子还保存在这里没有改变。明代晚一点的时候,董其昌就说:“诗至少陵,书至鲁公,画至二米,然后古今之变,天下之能事毕矣。”,可以看到,“二米”替换掉了“吴道子”。当然,接下来还有更多的变化,比如有人又说“黄子久,画之圣者也”,用黄公望来作为标准,等等。所以,苏轼这种基于雄秀整饬的艺术风格的会通并没有持续太久。后人暗地里给改了谱,书变成了“钟王”,是王羲之而不是颜鲁公代表了“天下之能事尽矣”。画经过两次变化,第一次“二米”,第二次是“黄公望”。“二米”虽然不妨说是早期文人画的代表,但是论及文人画艺术风格的极致境界或典型,在很多士大夫心目中还是黄公望。不出意外,画圣的地位先给了“二米”,后来给了黄公望。从“书圣”“画圣”的形态上看,越来越接近我们整个文人精神的大传统,即所谓潇洒、飘逸、散淡。
  这是不是很有趣?如果仔细考察,相信书法“能事”的位置不落在颜鲁公身上,而是落在王羲之身上,绝对不是因为王羲之出现得比颜鲁公早,而在于王羲之的书法比较注重韵,最契合文人的整个审美、鉴赏情趣,或者其精神性。同样的道理,“畫圣”一说也比较有趣。虽然吴道子还是“画圣”,至少我们今天历史课本都这么教,可是在明清人心目中先是“二米”居之,后来变成黄公望。我认为,这并不是因为吴道子的画迹流传得非常有限,而在于吴道子的画多少带有“工笔”“匠气”,跟院体传统关联比较紧。像后来的文人画就完全不同了,确立了新的“逸笔草草”的标准。用一种历史主义的态度,我们可以看到诗、书、画内部的差异与边界其实是始终存在的。它们不光在创作规则上有所不同,审美趣味也很不同。半个多世纪前,钱钟书先生有一篇文章叫《中国诗与中国画》,文中他提出了一个很有趣的问题:为什么画以南宗画为正宗,但是诗好像并不是以类似于南宗诗的王维诗为正宗?这个问题就反映了诗、画并不真的“一律”。
  我们可以试着加以分析。按照明清人的见解,在审美标准上,书与画很相近,都更注重韵。以王羲之的书法和黄公望的画为例,美学形态上二者很接近,都注重挥洒的一面。不出意外,他们这才成了明清人心目中最经典的“书圣”“画圣”。但是,诗和印似乎就更强调法的集大成。为什么何震被认为有类似于“印圣”的地位呢?这就与篆法的完备有关。何震之前有文彭,影响也很大,因为文彭差不多是明代青田石篆刻的开创者。可是古人评论说,文彭之于何震,好比陈胜之启汉高,一个是起义的陈胜、吴广,一个是夺得天下的天子刘邦,二者的地位很明显。换句话说,真正成为“印圣”的还是何震。毕竟文彭作为草创者,技法有限,而何震在篆刻上的技法比文彭更多、影响更大。这里的审美标准很明显是有区别的。书和画更注重韵;诗跟印不是不注重韵,只是相形之下,没有那么强烈,或者说,韵虽然重要,但并不是最核心的东西。其中,诗和印又不太—样。印学史之所以强调何震篆刻技法的集大成,除了因为他比较早、比较优秀之外,也因为印的艺术形态有别于其他艺术。拿书法、绘画来说,写字和绘画的过程虽然并不相同,但有比较接近的一面。除非你刻意去创作大型巨制,否则画“逸笔草草”的文人画时,就像写字一样,有较为流畅的挥洒写意。一般情况下,绘画、写字的过程,就是个人情感、情绪得到极致抒发的过程。写完的一瞬间、画完的一瞬间,韵也流露在字的表面、画的表面。这是一体的。但是印不一样,印是一种雕刻艺术,你不管怎么样强调印的韵味流转,实际上我们都知道篆刻要注重法,特别是怎么刻。毛笔之于书画,刀之于石头,软硬不同,主体感觉也不同;以刀刻石,是不可能很挥洒飘逸的。而且,刻印与赏印之间有一个时间差:写字、绘画(特指“逸笔草草”的文人画)的过程本身就含有韵律,但是印雕刻完了以后还得印到纸上。一个人刻的印再怎么飘逸,始终跟他的行为不是一体的,所以我们就能想象,为什么古人推崇何震在篆刻上的法度完备。比起后来的人特别是晚清篆刻名家,何震的技法其实没那么完备,但这是另外一个问题,技法的后来居上、愈变愈新差不多是必然的,我们不能胶柱鼓瑟。诗歌的情况跟印又有所不同,虽然看上去同样强调法。我认为,这可能跟古人有“经国之大业,不朽之盛事”或“文以载道”的观念相关:诗要浑厚,担得起教化、肩负起历史、帮衬起国家。因此之故,“诗圣”地位不会落到王维身上,只能落在忧国忧民而又众体兼备的杜甫身上。可见,即便“文人画”或“南宗画”的艺术能量如此之大,渗透到了如此多的艺术领域,它也不能改变诗的评价标准。
  总结起来,诗、书、画之间的边界,即便在宋元明清时期也是越来越明显的。一方面是明清时期诗、书、画、印一体论得以达成,文人艺术话语显得空前“纯净”而“统一”;另一方面,则是苏轼的“诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子”之论,却又在明清时期不断被修正。二者看起来是矛盾的,但我们可以对此解释。前者的“纯净”“统一”是根植于“精神性”或所谓“道”,后者的断裂与修正则在特定历史、文化传统下的审美层面上发生。
  这就提醒我们要采取历史主义而非本质主义的态度来看待诗、书、画的会通与边界。如果说诗、书、画的会通根植于形而上层面及精神层面,那么其边界从审美那一处已经隔阂或断裂得很明显了。至于规则上的不同,更是无待多言。那么,为什么宋以来特别是明清士人有诗、书、画一体之论呢?这就是我说的,他们“强行”赋予这些艺术以规范的文人性特征,而忽略或掩盖了这些艺术的不同点。这可称是文人话语的独断与垄断。
其他文献
中国古典艺术理论的边界与会通  中国古典艺术中,诗、书、画的创作实践极其丰富,理论积淀至为深厚,既各自独立,又相互借鉴、彼此渗透,形成了具有中国特色的实践话语和理论体系,影响着今日乃至未来艺术学科的发展。各艺术门类自然融会,内生、沉淀于中国人的艺术创造、审美精神和文化立场之中。在艺术学学科蓬勃发展的今天,如何在各艺术领域分科清晰、理论精进的基础上,回溯中国传统文化完整凝一、博达会通的精神气质,从而
期刊
项目批准号:14BD035  课题负责人:陈双新  结项报告(部分)  以编钟、编磬为代表的先秦金石乐器,既是祖先留给我们的极其宝贵的有形遗产,同时也是能再现古代音乐原貌的无形遗产。在中华传统文化受到极大重视的今天,对它们进行全方位、多角度的研究,充分地挖掘其中蕴含的历史、文化、语言、文字、音乐、礼制等诸多信息,对艺术研究而言,既有理论价值,也有实践意义,对增强中华民族的自豪感和凝聚力也具有重要意
期刊
[摘要]空间文化是空间社会生产的重要产品,电影是生产空间文化的重要媒介,视听语言呈现的空间必然带有空间被赋予的社会属性和意义。武侠电影中的酒馆、茶馆、饭馆等市井空间,在电影中既以实用性场所出现并发挥其现实功能产生叙事,同时又能够作为电影的叙事空间催生人物新的行为活动推进叙事。空间的类型化在于相近的空间结构与形态能够给人相似的空间体验,建構中国电影类型化空间则需寻找到中国人对空间的独特认知方式。  
期刊
【摘要】前卫艺术既可以一般、宽泛地指代所有新艺术,也可以从前卫理论的角度进行严格界定。基于比格尔的前卫理论和中国社会背景,比照西方前卫艺术,对中国的前卫艺术进行时间(历史)和空间(社会)两方面的重述。一方面,由于前卫艺术并非中国传统艺术,而且事实上不存在一种独特的中国前卫理论,因此经典的前卫标准仍然有效;另一方面,由于语境的差异,又必须通过时间(历史)和空间(社会)两个交错的标准轴来审视中国的前卫
期刊
中国艺术研究院是文化和旅游部下属规模最大的研究机构,一直致力于中国艺术的发展,并不断地有新的开拓、新的想法、新的追求,现在创办《艺术学研究》这份杂志,我觉得这对于中国艺术学的学科发展来说,是一件非常好的事情。  艺术学的学科设置及相关研究是近十几年来逐渐兴起的一个重要议题,最早大概始于20世纪90年代末、21世纪之初,教育部在国务院指导要求下重新调整高校的学科目录,要缩减50%的学科名称,需要将4
期刊
首先谢谢《艺术学研究》编辑部邀请我参加这个论坛,印象中这是我第一次来到中国艺术研究院开会,觉得很新鲜很特别。以前我在中国社会科学院文学研究所工作,觉得社科院文学所和艺研院关系很密切,我们的学生在贵院工作的很多,贵院的毕业生到我们那儿工作的也有。但是很有趣的是,虽然我们关系很密切,却界限分明,基本没什么直接的学术交往,也没有在一起开会。这似乎暗示了我们之间存在的鸿沟——文学和艺术间的鸿沟。按现行的学
期刊
凌继尧教授,1945年生于江苏省南通市。1962至1968年在北京大学读本科,1978至1981年在北京大学读研究生。1981至1994年在南京大学哲学系、中文系任教,曾任南京大学教学委员会委员,1992年2月被评为教授,同年获国务院政府特殊津贴。1994年调入东南大学,现为东南大学艺术学院教授、博士生导师。曾任东南大学学术委员会和学位委员会委员,艺术学院学术委员会和学位委员会主任。曾是全国唯一的
期刊
我们现在谈到“传统”,并不意味着就有一个从古至今固定不变的“传统”在那里,其实更应该关注的是“传统”在不同历史时期的变迁,尤其在近代以降是如何发展变化,以及在当下又是以何种面貌被反映的,进而探究“传统”在今天的文化建构中究竟起到或者可能起到什么样的作用。  一  今天的议题是“诗·书·画——古典艺术理论的边界与会通”,其中诗、书、画这三个字,连起来的时候它们是一个整体,表达一种意思或理念,分开来又
期刊
[摘要]火车是电影史中一个经典的空间和意象,也是最具有代表性的“现代性”能指之一。在中国电影史中,火车在不同时代的影片中被赋予了不同的合义。在《都市风光》(1935)中,火车站既是通往堕落都市的中转站,也暗合了对主人公的革命感召。《女司机》(1951)通过妇女驾驶火车,揭示出一幅追求进步的新中国现代化图景。《哦,香雪》(1989)中火车的到来唤起了影片主人公对现代/城市文明的向往,同时又不舍对传统
期刊
[摘要]2015-2019年间,中国电影市场在稳健增长的同时,逐步回归理性,如何走出质量型、内涵式发展道路,打造国际认可的中国电影品牌,成为中国电影界的关注重点。为此,中国电影批评一方面针对有碍中国电影做强和走出去的“唯票房论”、影像品质粗糙化、电影叙事碎片化、创作手段同质化、审美趣味粗鄙化、价值判断流俗、文化精神缺失等问题进行了判断分析,给出了对策与建议,另一方面从国家发展战略的高度,对中国电影
期刊